首页 名人 正文

呐喊是绘画的代表作品

善用象征、夸张、变形的艺术手法来揭示现代社会所面临的困境和“俄国康定斯基代表作组画《秋》、《冬》、《乐曲》、《即兴曲》、《构图2号》等。...

呐喊是绘画的代表作品,168米长卷油画东京审判引关注?

怎么说呢?

个人认为这是一个很好的记录历史的方法。把历史事件用艺术的方法表现出来,让人记忆的更深刻,也会带动人们去了解他背后更真实的历史事件。

比如说,你看到了梵高的《星月夜》(The Starry Night),吸引到你了,你才会去了解梵高,了解他作画时的经历。

同理,也许几百年之后,也会有人看到油画《东京审判》,从而去了解当时真实的历史事件!

表现主义的代表人物是?

表现主义代表人物及作品

表现主义先驱:斯特林堡(1849——1912)[瑞典]代表作《鬼魂奏鸣曲》(1907)把梦魇,鬼魂搬上舞台,让死尸、幻影、亡魂、活人同时登场。被称为表现主义文学源头。

表现主义小说代表:弗兰茨·卡夫卡(1883——1924)[奥地利]。他是个生前无闻身后成名的人,善用象征、夸张、变形的艺术手法来揭示现代社会所面临的困境和“现代人的困惑”。作品情节荒诞不经却蕴涵深意。代表作:《变形记》(Die Verwandlung)

表现主义戏剧代表:尤金·奥尼尔(1888——1953)[美国],主要代表作:《毛猿》(1917)、《琼斯室》(1920)

曾经先后四次获得美国普利策奖1936年,以“体现了传统悲剧概念的剧作所具有的魅力,真挚和深沉的激情”而获得诺贝尔文学奖。是美国当代戏剧的奠基者。

表现主义绘画代表:挪威的蒙克代表作《呐喊》,俄国康定斯基代表作组画《秋》、《冬》、《乐曲》、《即兴曲》、《构图2号》等。 格罗斯代表作:《夜》,《壕沟战》,《启程》。

表现主义音乐代表:阿诺尔德·勋伯格(Amold Schoenberg,1874—1951年),美籍奥地利作曲家、音乐教育家和音乐理论家,是二十世纪著名的现代音乐作曲家之一,“表现主义”乐派的主要代表人物。主要作品有:交响诗《光明之夜》、《佩列阿斯与梅丽桑德》、《室内交响曲》、歌剧《期望》以及为朗诵、男声合唱和乐队而写的《一个华沙的幸存者》。此外还有几首弦乐四重奏和许多钢琴、声乐作品等。

绘画大师作品的创新性?

我非常理解绘画大师作品中对艺术创新的重要性。绘画的生命力就在于艺术家的不断创新与开拓,否则绘画艺术就得不到发展而失去了它应有的魅力。曾经有善于思考和批判精神的画家对《芥子园画谱》有过批评的声音,他们认为《画谱》是中国画入门级别的教程,如果画者长期依赖《画谱》进行绘画,是无休止地循环往复,毕竟《画谱》具有很强的程式化特点,画家只有将《画谱》的技巧投射到大自然中去写生才能突破《画谱》的局限,开拓出中国画的新世界。被称为“人民的艺术家”齐白石的成功经验就是他超越了《画谱》给予他的帮助,完成了从画匠到大师的华丽转身。他突破了传统花鸟画的题材局限,不再受制于梅兰竹菊“四君子”的牵绊,而将自己的艺术题材扩展到曾经与他乡下成长经历中的动植物的身上,他将鲜活的小昆虫(蝈蝈、蝉、螳螂、河虾等)的进行艺术化的呈现,使他的作品充满了童趣;他还画田里的农产品(南瓜、白菜、萝卜等)使他花鸟画非常接地气,正因为如此,他的水墨花鸟画才深受人民群众的喜爱。

人物和景物通常可以怎么搭配?

还是依据你需要表现的对象来定的,如果表现的景物比较宏大,比如山水或者大型建筑,那么人物就是配角,起到增加生气的作用,给人一种身在景中游的感觉,代入感是比较强的。也就是人们常说的可居可游。如果是以人物为主角,那么配景则可变为建筑或者其他生活气息较浓的场景,景物反而起到烘托氛围的作用了(当然这里排除了肖像画或者肖像照),交代时间地点,让人们更清楚了解人物的所处环境。

梵高的代表作有哪些?

说到梵高的代表作,一定脱不开他的自画像,这篇回答就围绕梵高一生的自画像作品做一个梳理。

“别忘记我” |梵高一生中的那些自画像

生活将我们裹挟,速度是如此之快……每个人都在脆弱孤独的小舟上,毫无目的地航行在时代的大洋之中。

——文森特·梵高

1890年7月末,文森特·梵高的弟弟提奥得知哥哥“弄伤了自己”,急忙搭上一班开往奥威尔的火车赶去。旅途中思绪万千,提奥想到哥哥的为人,“在他身上有某种东西,让人们要么喜欢他,要么厌恶他。”

那么,画家本人对自己的看法是怎样的呢?也许在他一生中所绘的众多自画像中,能够找到一些答案。

“我必须去承受很多不可改变的东西”

《自画像》,1886年

1886年初的梵高,一文不名,常常挨饿,却要勉力支持梅毒的治疗,并且拔了十颗牙。

《自画像》,1886年

羞涩而难堪的他蓄起了胡子来掩饰面部的缺陷,然而说起话来还是会有可笑的气声。“我仍然必须去承受很多,尤其是那些不可改变的东西,比如容貌、声音和服饰。”

“假如我独自承受痛苦,

那么受伤害的只会是我一个人”

1887年,梵高和弟弟提奥在巴黎生活过一段时间,这对依恋亲人的画家来说是一种难得的幸福。

巴黎还聚集着一帮印象派画家,梵高也很开心能和他们接触相处。

印象派特色极浓的点彩法《自画像》

然而,巴黎自有属于大都市的“诱惑”,梵高毫无节制的饮酒吸烟,终于患了重病。

这是1887年梵高大病初愈后的第一幅自画像,在青紫色和黑色的背景中,他消瘦苍白,瘦骨嶙峋。

梵高一生都“为太阳而活”,而巴黎惨淡阴暗的冬季,一直让他抑郁不安。

《草帽自画像》,画中梵高的农民形象和明快背景,都表明了他对农村生活的向往。

于是,梵高的精神和身体情况每况愈下。然而,此时他最担心的,却是自己这样可能会给亲爱的弟弟造成伤害。

提奥的身体也一直不好,也需要正常的社交和恋爱,而整天像个“不定时炸弹”的梵高跟他住在一起,他甚至都没办法把客人带到家里。于是,画家离开了巴黎,“假如我独自承受痛苦,那么受伤害的只会是我一个人。”

这是梵高离开巴黎前的最后一幅自画像,是画家们之间最常见、最传统的一种自画像造型:手拿调色板、站在画板之前。这像是一个职业誓言的具象——不管怎样潦倒,我都是一个画家。

“哪怕仅仅呆在这儿,

我的个性都会得到自由”

1988年,梵高来到法国阿尔勒,租下了两层房间,建立起自己的画室——这就是那所著名的黄屋子。

天真的画家很喜欢这里,欣欣然表示,“哪怕仅仅呆在这儿,我的个性都会得到自由。”

1888年,梵高在写生的路上沉浸在快乐中

梵高真的试着邀请了一些同行,画家高更回应了他。两位艺术家的友谊迅速进入了短暂的蜜月期。

《献给高更的自画像》,1888年

“别忘记我”

但很快,由于艺术和性格上的分歧,高更宣布:“我必须得前往巴黎,文森特和我无法和平共处,我景仰文森特的非凡才智,就此离去,分外痛心。但离开是绝对必要的。”

《扎绷带的自画像》,1889年

深感被抛弃的梵高精神崩溃,后来不久,就发生了那场知名的闹剧——梵高用剃刀割下了自己的耳朵。

他流着血拿着耳朵四处奔跑,想要找到高更,最后把耳朵送到了两人都相识的妓女那里,附上的留言是,“别忘记我”。

“我希望你能看出我面孔比过去平静多了”

黄房子中的梵高好几次疯病和癫痫发作,有时甚至被警察送去医院,邻舍家也不堪其扰。1889到1890年,他不得不来到圣雷米精神病院修养。

《自画像》,1889年

然而,当画家的状况渐渐好转能够作画时,他惊讶地发现自己处在一个以往梦寐以求的环境中。

不像那些冷漠的邻居,病友们对他都非常友好,没人嫌弃他,也没人驱逐他。

病友们甚至愿意为他做模特。而在别的地方,梵高要么雇不起模特,要么出高价也没人愿意(跟疯子)合作。

梵高曾经说过,“我喜欢画人的眼睛胜过那些教堂,在眼睛的深处藏着一种无论多么感人,多么肃穆的教堂都没有的东西。我关心人的灵魂而不是结构,无论这灵魂属于一个贫穷的恶魔还是妓女。” 想来,他也一定不介意描绘这些精神病人。

《自画像》,1889年

在即将康复时,梵高画了一幅自画像,并在给弟弟提奥的信中写道,“我希望你能看出我面孔比过去平静得多了,尽管在我自己看来我的神色比以前茫然呆滞了些。”

其实,画中人的表情也并不呆滞,反而带着一种毫不退缩的决绝。

《自画像》,1889年。这本是梵高要送给母亲的生日礼物,虽然跟母亲很疏远,但他仍然爱着母亲。因为不想让她担心自己,他特地剃了胡子,将自己画得更健康。然而最终,这幅画并没有送出。

1890年7月27日,梵高身受枪伤。传记作家斯通将画家之死描绘得悲壮而浪漫:“他倒下,脸埋在肥沃的、辣蓬蓬的麦田松土里——生生不息的土地——回到他母亲的子宫里。”

《自画像》,1887年

然而实际情况是,梵高拖着沉重的身体一路回到奥威尔村的家中,挣扎了两天才在29号死去。

另一种说法是,梵高是被当地不友善的青少年用枪击中,是他为了保护那些顽劣的青少年,才会说是自己弄伤了自己,“提奥,这是我为了大家好才做出的选择。”

梵高曾说过,“我变得越丑、越穷、越有病,我越要通过创造明亮、有序、灿烂的色彩来复仇。”然而,他的很多画作(包括一些自画像)尽管采取了种种保护措施,仍然消褪了原有的光泽。

《自画像》,1886年

芝加哥艺术中心的艺术品保护科学家的 FrancescaCasadio 评价道:“这些颜料会随着时间推移发生变化,岁月将使它们变得暗淡。没想到,连颜色也背叛了梵高。”

《自画像》,1887/1888年冬

悲伤永驻(The sadness will last forever)。

——文森特·梵高

欢迎关注微信公号:WeLensLens旗下包括出版、新媒体、重逢岛视频、沙龙等业务,是一个致力于发现创造与美、探求生活价值、传递人性温暖的文化传播品牌。

编辑:明珠

图片来自网络,版权归原创者所有

月光曲的作者是贝多芬还是德彪西?

贝多芬简介

路德维希•凡•贝多芬(LudwigvanBeethoven,1770-1827),德国最伟大的音乐家之一。祖籍荷兰,出生于德国波恩的平民家庭,很早就显露了音乐上的才能,八岁开始登台演出。1792年到维也纳深造,艺术上进步飞快。

贝多芬信仰共和,崇尚英雄,创作了有大量充满时代气息的优秀作品,如:交响曲《英雄》、《命运》;序曲《哀格蒙特》;钢琴奏鸣曲《悲怆》、《月光》、《暴风雨》、《热情》等等。一生坎坷,没有建立家庭。二十六岁时开始耳聋,晚年全聋,只能通过谈话册与人交谈。

但孤寂的生活并没有使他沉默和隐退,在一切进步思想都遭禁止的封建复辟年代里,依然坚守“自由、平等”的政治信念,通过言论和作品,为共和理想奋臂呐喊,写下不朽名作《第九交响曲》。他的作品受十八世纪启蒙运动和德国狂飙突进运动的影响,个性鲜明,较前人有了很大的发展。

在音乐表现上,他几乎涉及当时所有的音乐体裁;大大提高了钢琴的表现力,使之获得交响性的戏剧效果;又使交响曲成为直接反映社会变革的重要音乐形式。贝多芬集古典音乐的大成,同时开辟了浪漫时期音乐的道路,对世界音乐的发展有着举足轻重的作用,被尊称为“乐圣”。

贝多芬的《月光曲》,即《c小调钢琴奏鸣曲》。该曲之所以被称为“月光”由于德国诗人路德维希,把该曲比做瑞士琉森湖上的月光。全曲包括三个乐章,第一乐章速度很慢,令人想起月光穿过层层云雾,照射到地面上的样子,让人感到有点悲伤,音乐听起像是有人在轻声吟唱。

第二乐章是一段轻快的舞曲,与第一乐章的情感形成对比,通过幽雅轻盈的曲调,带给人温暖,快乐的感觉。第三乐章速度很快,与第二乐章有紧密联系,但表达的感情则迥然不同,由于速度不断加快,你会感觉到热情在爆发,犹如人激烈的狂怒,又好象是人从心底发出来的倾诉声。

在尾声部分音乐由快变慢,好象是人的心情达到了沸腾的顶点,然后音乐变得沉寂起来,再慢慢结束全曲

1。在音乐作品中,《月光》首先让人想到贝多芬的《月光奏鸣曲》(原题为《升C小调奏鸣曲》,作品27号之2),然而这却是历史与他开的一个不大不小的玩笑。

贝氏原作并无“月光”这一标题,但H.F.L.雷尔斯塔勃(1799~1860)因乐曲第一乐章而想到了卢塞恩湖上的月光,因为为之定名“月光”。德彪西的《月光》(clairdelune)原属《贝加莫组曲》(SuiteBurgamasque)第三乐章,但作品实在太美了,以至人们常常将它单独抽出演奏,久而久之,便忘了其真正出处。

作为印象派音乐的鼻祖,德彪西的音乐作品可称是名副其实的“音画”。人们对王维的诗曾有过这样的评价:诗中有画,画中有诗。借用这一评价,德彪西的作品可以当之无愧地称“曲中有画,画中有曲”了。然而,要做到这一步又谈何容易:曲是流动的时空,画是凝固的瞬景。

但大师毕竟是大师,他放弃了浪漫主义时期作曲家们以富有歌唱性的旋律作为其表现手法,转而汲取印象主义和象征主义绘画派的技巧,并将之实践于自己的作品中,以朦胧的、有多重指向的旋律让听者进行音—画重构。代表作中最典型地体现这一方式的便是《月光》。也正因为《月光》取得了如此伟大的成就,以至于直到今天,现代派的作曲家们仍未能写出,至少未能写出广为流传的描摹月光之作。

德彪西处理《月光》的方式无疑是特别的。

2。如果说“静”是贝多芬月光的最大特点的话,那么“动”便是德彪西月光的精髓所在。在他的音乐里,月光如水般倾泄,缓缓流淌,充盈整个房间。德彪西的音符是有些离散的,打散了旋律。

然而散而不乱,像是溢出的水银在地板或是台阶上走走停停。每一个音符,都给你充分的想象空间。

贝多芬的月光是月光下流淌的故事,那流畅的旋律将故事娓娓道来;而德彪西的月光就是月光本身,一夜倾城。

3。

就以月为题的音乐而言,德彪西的《月光》和贝多芬的《月光奏鸣曲》比之“否定叙述逻辑”的《春江花月夜》似乎应该说都是“肯定叙述逻辑”。但是,同样是“肯定叙述逻辑”,德彪西的《月光》似乎还处于“六朝抒情小赋”的境界,而贝多芬的《月光》则已经是以“兴”为主要表现形态的“唐诗”、“宋词”。

窃以为,贝多芬的《月光》比德彪西的《月光》似乎又要“超越”一些。

为了说明以上的论断,下面将就德彪西的《月光》和贝多芬的《月光》做一些必要的展开。

****

由于音乐艺术的特殊性质,对于法国著名印象派作曲家德彪西的名曲《月光》,我们虽有心弦的共鸣,却只能在沉默中欣赏,而无法诉诸于语言文字。

对于这首印象派的名曲,笔者所能诉诸于笔端的,无非是如下一些非常空泛的整体“印象”:所谓“月光”,对于法国著名作曲家德彪西而言,似乎既有外视之景致的意识印象,又有内心之思绪的波澜起伏。

对“月光”的“印象”和“人心”的“思绪”之间的“比拟”,也成为德彪西《月光》的主题。

同样由于音乐艺术的特殊性质,对于德国著名古典、浪漫派作曲家贝多芬的名曲《月光奏鸣曲》(第一乐章),我们虽有心弦的共鸣,也只能在沉默中欣赏,而无法诉诸于语言文字。

对于这首《月光奏鸣曲》(第一乐章),笔者所能诉诸于笔端的,也无非是如下一些非常空泛的整体感受:所谓“月光”,对于贝多芬而言,似乎更适宜于心灵的沉潜。

如果说:德彪西的《月光》,乃是因“外视自然景致”而引起了印象的变幻;那么,贝多芬的《月光》,则是因“内审心灵世界”而升华了英雄的情操。此,正是中国诗论所谓的“兴”。

与贝多芬之“阳性”的《热情奏鸣曲》(第一乐章)相比,《月光奏鸣曲》(第一乐章)是一首“阴性”的乐曲。

当白昼过去,事功平静之后,朦胧的月光,使英雄内视自己灵魂深处的梦幻、诗情、渴望、欲念,并谋求某种心灵的平静。贝多芬的《月光》,乃是英雄的内心独白,乃是伟人的沉思感悟。这里,艺术表现的主要形态,应该是“兴”,而且在“肯定叙述逻辑”之中酝酿着狂热的追求、炽烈的行动。

正因贝多芬的《月光》第一乐章乃是英雄的内心独白、伟人的沉思感悟,随之而来的第三乐章那种被苏联音乐美学家、音乐史学家加拉茨卡雅在其《西欧音乐名作》一书中形容为“烈火般的抗议”、“愈来愈狂怒地冲击”、“以可怕的力量爆发”出来的“愤怒、抗议和热情”,才不至于显得突如其来。

正如加拉茨卡雅所说,这是“从抒情的哲学沉思”向“斗争”和“行动”的转变。

罗曼·罗兰《贝多芬传》曾引贝多芬的名言:“我是替人类酿造纯醪的酒神,是我给人类以精神上至高的热狂”。据此,似乎可以把《月光》第一乐章比作“酒神”酿造的“纯醪”,而把《月光》第三乐章比作“纯醪”导致之“人类精神上至高的热狂”。

贝多芬之“汹涌的感情”,的确如加拉茨卡雅所说,具有无比“辽阔的空间”。那种把乐圣贝多芬的《月光》仅仅视作“柔情似水,佳期如梦”的所谓“音乐美学”、“音乐哲学”(参赵鑫珊《贝多芬之魂》),与此岂可同日而语。

4。在西方音乐中,写月光的曲子最著名的要属贝多芬的《月光奏鸣曲》和德彪西的《明月之光》。

两者都简称“月光”。音乐界认为,前者是以讹传讹,而后者才是真正为月色而写的。事实如此。但近二百年来,贝多芬这首作于1801年的曲子,始终被人们称为《月光奏鸣曲》。

1801年,在完成了《#C小调奏鸣曲》之后,喜欢给自己的作品加标题的贝多芬没有给这部作品取任何名字,只是在口头上称它为“幻想风格的奏鸣曲”。

当然也就不可能把它其中的第一乐章叫做“月光”什么的。他为谁“幻想”?为一个叫“茱丽叶塔伯爵夫人”的女人。贝多芬和她有过一段恋情,作品是为她而创作的。那么为什么近百年来一直称它为《月光奏鸣曲》呢?始作俑者是德国诗人路德维希-莱尔斯塔勒(1790~1860)。

他说,听贝多芬这首曲子,老叫他想起“瑞士流森湖上的月光,像湖面上荡漾的小船那样的情景”。

后来的故事就编的更美。说是贝多芬某天晚上在维也纳散步时听到有人弹奏自己的作品,其中一段总弹不好。敲门而入,看见一个瞎眼睛女孩坐在琴凳上,贝多芬深为感动,当即作了示范,当主人知道这就是他们景仰的贝多芬的时,非常激动,恳求贝多芬再弹奏一曲,那瞎眼睛女孩说,她的哥哥是个穷鞋匠,他们没有钱买他的音乐会昂贵的门票,贝多芬马上答应了他们的请求。

这时窗外的月光皎洁,万籁聚寂,静夜中只有风儿轻轻掠过树梢的声音。贝多芬闭上眼睛,缓缓的弹奏出这首他即兴创作的曲子,人们因之称它为《月光奏鸣曲》。

据说,这后一个故事是一个无名作者杜撰出来的。当时的出版和剧院老板也懂得炒作,为了扩大。

作品的影响,他们努力宣传这个故事。这个乐章本身就非常美,加上这个故事,《月光奏鸣曲》就这样被认可而广为流传了。虽然此后俄罗斯作曲家、钢琴家鲁宾斯坦试图努力纠正这种误导,说“在音乐上,月光要用朦胧、梦想、和平、温柔的手法来表现,而这首奏鸣曲第一乐章彻头彻尾是悲剧性的。

我不以为然,起码对我来说是相反的。正是月光的标题帮助我感受到那宁静的月夜,正是那宁静的月夜使乐曲最终落脚到想要表达的那种隐隐的哀伤之中。

贝多芬写这部作品的第一乐章的时候的确非常哀伤:他失聪了。对一个作曲家,有什么比失去听力更为不幸呢?1801年11月16日他在写给他的朋友威格勒的信中说:“我在这两年里过的是怎样孤独与悲哀的生活,你是无法想象到的:我的耳疾好像是一个幽灵,到处阻挡着我,我躲避着一切人,好像是一个厌世者。

尽管《#C小调奏鸣曲》第二、三乐章仍然反映出贝多芬“我要扼住命运的喉咙,决不屈服它”的一贯风格,但第一乐章确实是悲哀的。贝多芬自己之所以叫它“幻想风格的奏鸣曲”,很清楚,他想说对茱丽叶塔伯爵夫人的感情无非是一种“幻想”而已。

他深深为自己的耳疾悲伤。

明知如此,人们仍然要固执地把它和月光联系在一起。因为寂寞、宁静的月光确实能把人导入一种哀伤的情绪之中。不管是“举头望明月,低头思故乡”的乡愁也好,还是“此生此夜不常好,明月明年何处看”的漂泊感也罢,一轮冷月导入的哀伤和贝多芬因患耳疾的哀伤是同样的一种心理态势。

殊途同归:都是哀伤。

同是月光,古往今来,不管是外国的作曲家或是中国的诗人,作品可因不同的主观感受和意趣各异,大相径庭。这无疑和每个人当时所处的环境和心境有决定性的关系。法国印象派作曲家德彪西(1862~1918)的《明月之光》就是一支风格迥异的曲子。

《明月之光》原是受象征派诗人魏尔伦(1844~1896)同名诗歌影响写成的。1884年德彪西赴意大利留学,其间游历了意大利北部的贝加摩地区,那里美丽的风光给他留下深刻印象。旅行归来,读到魏尔伦的《明月之光》,激发冲动,写成了《贝尔加玛斯克》组曲,其中第三首就叫《明月之光》,表达的就是贝加摩月色给他留下的印象,因其更具独立性常作为单独的曲目演奏。

乐章一开始的感觉就是,皓月清辉,远处的阿尔卑斯山积雪如银,整个天地剔透如水晶;夜空如黑色的天鹅绒般舒展着,稀疏地坠着钻石般的星星,月下的原野安详而舒坦,野风阵阵,树叶沙沙。德彪西充分发挥了音乐的创造能力,不仅能使人“看”到作曲家描绘的月夜美景,同时会和作曲家一起进入一种美好的沉思。

奇怪的是,这不是月光带给人的那种忧伤感,而是“海上生明月,天涯共此时”的豁达,是“云破月来花弄影”的静寂美,甚至是“月到柳梢头,人约黄昏后”的甜蜜回忆。

两种月光,两种感情,这是作曲家当时的心境决定的。贝多芬表现他的哀伤,一开始用了长达四小节的缓慢引子导出悲剧性的主题,发展而成呻吟、呜咽了。

表现为右手的旋律部分逐渐破碎几乎消失,只剩下三连音的伴奏音型均匀流动,仿佛就是内心那无言的伤痛。

绘画中有“亮色”之说,音乐中也有“亮音”。三度音程就有明亮的感觉。会使人想到那皎洁晶莹的月光。悠长的旋律线和平稳的节奏,再加上与色调柔和而明净的和声融合在一起,达到的就是一种清幽、静寂的效果。

着便是德彪西的“月光”和贝多芬的“月光”的不同之处。

生活中谁都不愿哀伤,但反映到艺术作品中它常常变成了一种美丽,这是一个奇怪的美学现象,更不用说显示生活中本来就很美好的事物了。

贝多芬和德彪西的“月光”同时被人喜爱就是这个道理。

本文转载自互联网,如有侵权,联系删除